Magazine Beaux Arts

Le néo-expressionnisme (2/3)

Publié le 13 juillet 2014 par Jigece

Voici la suite de mon article sur le néo-expressionnisme, avec l’Italie, la France et la Grande-Bretagne.

Le Néo-expressionnisme en Italie

Transavanguardia

En Italie, où il a été appelé Trans-avant-garde, le néo-expressionnisme a embrassé un large éventail dans l’imagerie figurative poétique, mythologique ou grotesque. Totalement en accord avec leur temps, les artistes de la Trans-avant-garde italienne rejettent les mouvements d’art contemporain rigoureux, minimalistes et conceptuels, conçus pour une universalité et par conséquence imposant une hégémonie, en fait de véritables camisoles. Ces artistes italiens se libèrent, font sauter les carcans dans le plaisir et l’exubérance de l’acte pictural, démarche similaire aux Fauves dont ils reprennent également le goût des couleurs. Les tubes, la pâte, les pinceaux, les crayons, tous les outils traditionnels de la peinture à l’huile sont ressortis des placards de l’atelier avec grande joie. Ils vivent une relation physique et émotionnelle très personnelle, en toute subjectivité avec leur art. L’inspiration vient aussi bien de la peinture métaphysique de Giorgio de Chirico que du symbolisme, du surréalisme ou de l’iconographie classique de la Renaissance italienne.
Les principaux néo-expressionnistes italiens sont Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria et Mimmo Paladino.

Enzo Cucci

À la fin des années 1970, le travail très original d’Enzo Cucchi, peintre autodidacte, se distingue dans une scène dominée par l’art conceptuel. Le critique d’art et marchand Mario Diacono le soutient et expose son travail en Italie et aux États-Unis. Entre 1981 et 1985 Gian Enzo Sperone expose aussi fréquemment le travail de Cucchi dans ses galeries de Rome et New York où son style expressionniste expérimental devient progressivement influent : sa première rétrospective à lieu au Guggenheim Museum de New York en 1986.
Les intérêts variés d’Enzo Cucchi le conduisent a faire des sculptures en plein air ; il collabore avec l’architecte Mario Botta sur la conception de l’intérieur d’une chapelle ; il entretient des relations étroites avec des poètes et des écrivains, il fait des illustrations pour leurs livres tandis qu’ils écrivent sur ​​son art ; il est également actif dans le domaine de la scénographie : costumes et décors…

1980, Enzo Cucchi : Quadro Santo
1981, Enzo Cucchi : Eroe senza testa
1982, Enzo Cucchi : Musica Ebbra
1983, Cucchi Enzo : La fioritura dei galli neri
1983, Enzo Cucchi : Le case vanno in discésa
1983, Enzo Cucchi : Un Sospiro di un onda
1990, Enzo Cucchi : Entrata luminosa
1997, Enzo Cucchi : Indugio
1998, Enzo Cucchi : Senza titolo
2005, Enzo Cucchi : Riviera
2007, Enzo Cucchi : Bersaglio

Francesco Clemente

Né à Naples en 1952 dans une famille d’origine aristocratique, Francesco Clemente se prédestine à l’architecture et part au début des années 1970 étudier à Rome, à La Sapienza, où il fait la connaissance de Cy Twombly et Alighiero Boetti qui seront pour lui des influences déterminantes. Il abandonne finalement ses études pour se concentrer sur la peinture et le dessin. Suivent alors dans les années 1970 une série de voyages (Afghanistan et Inde, notamment) où il puise une grande inspiration, aussi bien artistique que spirituelle. Son style se précise avec des œuvres intensément subjectives, liées aux corps, le sien, celui des femmes, déformés, mutilés, ainsi qu’à la sexualité, et réalisés avec une riche palette de couleurs. En 1979, il s’associe au mouvement Trans-avant-garde et devient un chef de file du « retour à la figuration ».
Au début des années 1980, marié et père de famille, il s’installe à New York où il produit la plupart de ses toiles à la peinture à l’huile, aux connotations violentes, expressionnistes et quasi-mystiques. Il se mêle également aux artistes new-yorkais du moment, notamment dans sa participation à des projets collectifs regroupant Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol en 1984.

1978, Francesco Clemente : Twins
1980, Francesco Clemente : Autoportrait
1981-82, Francesco Clemente : Las catorce estaciones II
1981-82, Francesco Clemente : Las catorce estaciones III
1981-82, Francesco Clemente : Las catorce estaciones X
1981-82, Francesco Clemente : The Fourteen Stations I
1981-82, Francesco Clemente : The Fourteen Stations XII
1982, Franceco Clemente : Waiting
1982, Francesco Clemente : Autoportrait
1982, Francesco Clemente : She and She
1983, Francesco Clemente : Three Dead Soldiers
1988, Francesco Clemente : Kenny Scharf
1989, Francesco Clemente : Bestiarium
1991, Francesco Clemente : Seed
1996, Francesco Clemente : Skin
1997, Franceco Clemente : Alba
2001, Francesco Clemente : House of Cards
2004-05, Francesco Clemente : Portrait of Andy and Christine Hall
2005, Francesco Clemente : Self Portrait in an Imperial Age
2006, Francesco Clemente : The Hunter's Dream
2007, Francesco Clemente : Portrait of Bill Gellatly and Margaret Gellatly
2008, Francesco Clemente : Self-Portrait in White, Red and Black VI

Mimmo Paladino

Son projet artistique naît à l’âge de 16 ans après la découverte, à la Biennale de Venise, du travail de Claes Oldenburg et de Jim Dine, qui l’impressionnent fortement. Mimmo Paladino commence à peindre six ans plus tard et ses thèmes favoris, tout particulièrement Icare, sont très souvent puisés dans la mythologie. Après avoir touché à l’abstraction, Paladino revient à la figuration et opère une rupture avec un tableau intitulé Silencieux, je me retire pour peindre (1977).
En 1980, invité par Achille Bonito Oliva à la section Aperto 80, il participe pour la première fois à la Biennale de Venise, en compagnie de Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi et Nicola De Maria, les autres artistes italiens du mouvement Trans-avant-garde. Le mouvement acquiert une renommée internationale à la suite de cette manifestation d’art et les participations de ces artistes aux expositions de groupe se multiplient ; ainsi, en 1980 à la Kunsthalle de Bâle, en 1981 A new spirit in painting à la Royal Academy de Londres, en 1982 Avantguardia-Transavantguardia à Rome. En 1994, il est le premier artiste contemporain italien à exposer en Chine, à la Galerie nationale des beaux-arts de Pékin.
L’art de Paldino se caractérise par des rendus délicats de figures allégoriques humaines, de formes organiques et de formes géométriques archaïques, sur des aplats de couleurs saturées. Mimmo Paladino est l’un des artistes contemporains les plus prolifiques et les plus imaginatifs d’Italie, puisqu’il est également sculpteur, cinéaste, photographe et décorateur de théâtre. Ses sculptures, notamment (qui rappellent un peu l’art d’Anthony Gormley), sont tout à fait remarquables (voir plus loin).

1977, Mimmo Paladino : Silenzioso, mi ritiro a dipingere un quadro
1982, Mimmo Paladino : Poema Alle Porte Di Belem
1982, Mimmo Paladino : Sans titre
1983, Mimmo Paladino : Suonno (D'après Piero della Francesca)
1983, Mimmo Paladino : Tango
1985, Mimmo Paladino : Amicinotturni
1985, Mimmo Paladino : Il visitatore della sera (ritratto di G.F.)
1985, Mimmo Paladino : Sonata
1990-91, Mimmo Paladino : Il Respiro della Bellezza I
1991, Mimmo Paladino : Il respiro della Belleza IV
1993, Mimmo Paladino : L’isola
1993, Mimmo Paladino : San Emilio
1994, Mimmo Paladino : Vento del Mattino
1995, Mimmo Paladino : Canto I
1996, Mimmo Paladino : America
1998, Mimmo Paladino : Senza titolo
2006_Mimmo Paladino : Perfect Room
2006, Mimmo Paladino : Poema Etrusco
2007, Mimmo Paladino : Étude rouge
2007, Mimmo Paladino : Porta
2008-09, Mimmo Paladino : Clair de lune
2010, Mimmo Paladino : Primavera

Sandro Chia

Après des études à l’Académie des Beaux Arts de Florence en 1969, Sandro Chia visite l’Europe et l’Inde. Il commence à exposer son travail en 1971, un an après s’être installé à Rome. Dans ses premières productions il cherche le « point zéro de la création » en faisant du conceptualisme magique. Mais, à la fin des années 1970, il revient à la peinture et s’impose rapidement comme un artiste majeur de la peinture figurative italienne, la Transavanguardia.
Sandro Chia s’inspire de la mythologie, du romantisme de la Remaissance et des maîtres du XXème siècle dans des œuvres où les références culturelles, artistiques et historiques abondent, surtout pour le futurisme, avec un tourbillonnement rythmique de sa peinture qui célèbre la sensualité et la vitalité de l’homme et sa proximité avec la nature. Ses personnages masculins « héroïques », souvent dans des postures théâtrales, sont les principaux protagonistes de Chia comme des manifestations de sa propre identité, des réflexions sur l’érotisme, la mélancolie et la mort. Il est aussi sculpteur.

1979, Sandro Chia : Ossa, cassa, fossa
1981, Sandro Chia : Courageous Boys at Work
1981, Sandro Chi : Hand's game
1982, Sandro Chia : Figura
1982, Sandro Chia : The Hand Game
1984, Sandro Chia : Boy with Red Fish
1984, Sandro Chia : Nicht for richt
1993-94, Sandro Chia : Half Past Twelve
1995-96, Sandro Chia : Sans Titre
2000, Sandro Chia : Achilles and the Tortoise Paradox
2000, Sandro Chia : The happy gambler
2001, Sandro Chia : Tre teste in campana
2002, Sandro Chia : Spare A Dime
2004, Sandro Chia : Conversazione filosofica
2005, Sandro Chia : Swining the cat
2005, Sandro Chia : The Painter and His Carpet
2006, Sandro Chia : Leda and the Swan
2009, Sandro Chia : Agguato
2009, Sandro Chia : Fine partita
2009, Sandro Chia : Guardinga
2011, Sandro Chia : Happy Birthday
2011, Sandro Chia : Lonely Ocean

Le Néo-expressionnisme en France

La Nouvelle figuration

Les artistes de la Figuration Libre (Robert Combas, Rémi Blanchard, François Boisrond et Hervé di Rosa), pour la plupart citadins, ont fondé leur art sur ​​la culture populaire urbaine. Les sujets d’inspiration sont la publicité, les médias, la musique rock et la BD. L’iconographie est volontairement naïve, primitive et populaire, avec des couleurs criardes.
L’artiste Ben, qui exposera les jeunes artistes à l’aube des années 80, explique que la figuration libre, c’est être « Libre de faire laid / Libre de faire sale / Libre de préférer les graffitis du métro de New York aux tableaux du Guggenheim (…) ». Et Combas d’ajouter : « La figuration libre, c’est faire ce qu’on veut le plus possible, le plus personnellement, le plus librement. » Bref, à l’aube des années 80, puisant dans l’énergie du punk rock, les quatre compères réussissent à créer une forme d’expression picturale nouvelle, populaire et spontanée.
L’exposition « 5/5, Figuration libre France/USA » organisée en 1984 par le musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre officiellement cette mouvance en la confrontant à la génération des « graffitistes » new-yorkais (Jean-Michel Basquiat, Crash, Keith Haring, Kenny Scharf). On peut mesurer à cette occasion ce qui réunit les peintres américains et français : la vitalité joyeuse et désinvolte qui se dégage de leurs travaux. Alors que la peinture déborde d’attitudes nobles et de sentiments tragiques, le « puérilisme » affiché des nouveaux venus donne le sentiment d’une libération… C’est la principale différence avec la Transavanguardia italienne et les néo-expressionnistes allemands : ces peintres ne se réfugient dans aucune nostalgie. Ils s’inscrivent sans honte ni culpabilité dans l’actualité de leur temps, avec un style coloré, graphique et simplifié inspiré de la bande dessinée, de la science-fiction, des dessins d’enfants et de la culture des banlieues.

Rémi Blanchard

Rémi Blanchard a fait une carrière à part. En premier lieu, parce qu’elle fut courte, puisqu’il n’a que 34 ans lorsqu’il meurt, dans des circonstances floues, avec seulement douze ans de peinture au compteur. Ensuite parce que, discret, rêveur et un peu à part, il a toujours été considéré comme le petit dernier du mouvement de la Figuration libre dont il fut pourtant l’un des piliers. Enfin, parce que, si sa production fut assez importante, il n’en reste au final qu’une partie : le 10 février 1990, un incendie va ravager l’un des deux entrepôts du quai de la Seine à Paris où il avait son atelier. Comme les autres artistes installés à cette adresse, il verra ainsi brûler un nombre important de ses œuvres, et toutes ses archives…
[Suite de la présentation de l'artiste et d'autres images, dans mon abécédaire.]

1982, Rémi Blanchard : Autoportrait, février 1982
1982, Rémi Blanchard : Le Voleur d'étoiles
1982, Rémi Blanchard : L'enlèvement du cerf d'or
1985, Rémi Blanchard : Mister Cat
1986, Rémi Blanchard_Repas de famille
1988, Rémi Blanchard : La Licorne Bleue
1988, Rémi Blanchard : La pause thé du peintre
1988, Rémi Blanchard : L'envol de l'oiseau rouge
1989, Rémi Blanchard : Femme à l'oiseau bleu
1991, Remi Blanchard : Le cheval devint son esclave et le cerf garda sa liberté
1991, Rémi Blanchard : Sans titre

François Boisrond

François Boisrond est le fils des cinéastes Michel Boisrond et Annette Wademant.
Il fait ses études à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, où il rencontre Hervé Di Rosa, avec lequel il va s’engager dans le mouvement de la Figuration libre.
Boisrond est professeur de peinture à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris depuis 1999.
Au début des années 1980, François Boisrond s’exprime à travers une peinture spontanée, très colorée, à l’exécution décontractée. Son travail a depuis évolué vers une peinture plus réaliste et documentaire qui s’intéresse à la réalité d’aujourd’hui.
« Je pense que l’on devrait s’intéresser à la peinture aussi pour le plaisir… Je reproche à la tradition de privilégier l’habileté de la main, alors que ce qui compte en premier à mon avis, c’est l’appétit de la vision, de regarder comme un acte créatif, de peindre les yeux ouverts sur le présent. »

1980, François Boisrond_Musée de l’homme
1982, François Boisrond_Sans titre, triptyque
1983, François Boisrond : Sans titre
1984, François Boisrond : 24 heures du Mans
1985, François Boisrond : Sans titre
1987, François Boisrond : Ma peinture
1989, François Boisrond : Avec mon chat
1989, François Boisrond : La marée basse
1989, François Boisrond : Le bouquet de fleurs
1989, François Boisrond : Le méandre
1989, François Boisrond : Le petit dejeuner
1992, François Boisrond : Du studio au 5 pièces
1992, François Boisrond : Le Baron de Münchhausen
1992, François Boisrond : Lou
1992, François Boisrond : Shéhérazade
1993, François Boisrond : Le kiosque à journaux
1995, François Boisrond : Vénus à la montagne
1996, François Boisrond : La poste
1997, François Boisrond : Le temple de Diane
2001, François Boisrond : La caravane de l’Arsenal
2001, François Boisrond : Le pigment rouge
2013, François Boisrond : Camion taggé

Robert Combas

Robert Combas est l’initiateur, avec Hervé Di Rosa (ils se sont connus enfants à Sète), du mouvement de la Figuration libre, qui démarre en 1979 avec la revue Bato.
Dès son entrée aux beaux-arts, Combas apporte une esthétique novatrice. Alors que l’art conceptuel domine la production artistique française, il prend le contre-pied du courant dominant et s’attache à redéfinir l’utilisation de l’espace, de la couleur et de la figuration. Partant du principe que « tout a, de toute façon, déjà été fait », Combas s’approprie les grands poncifs de l’art, et ouvre ainsi de nouvelles possibilités dans la voie d’un retour à la figuration.
Dès 1977, Combas peint la série des « Batailles », sujet complet et toujours d’actualité, puis poursuit, entre autres, avec ses appropriations de la figure de Mickey. Il crée ensuite le « Pop Art Arabe ». Cette expression de son invention désigne des œuvres aux airs de publicités « des pays sous-développés », marquées de fausses écritures arabes. Son esthétique est à l’époque assez brute et influencée par tout ce qui occupe sa vie de jeune adulte : télévision, rock (il monte même un groupe, Les Démodés, avec Buddy, le frère d’Hervé Di Rosa), BD, sexe…

1979, Robert Combas : La femme aux piments
1979, Robert Combas : Mickey
1981, Robert Combas : Tom et Jerry
1982, Robert Combas : Nounours et Tulipe
1983, Robert Combas : David Bowie Dans Toute Sa Splendeur Hétérogène Et Jolie
1983, Robert Combas : Inadaptée en Froufrou et toutes les têtes de Babes qui la veulent à tout prix
1983, Robert Combas : Les trompettes au son du cerf gueulard
1984, Robert Combas : Le marin
1985, Robert Combas : Louis XIV
1985, Robert Combas : Revers de Pipi !
1987, Robert Combas : Love and Peace et Happiness
1988, Robert Combas : Le cactus nerveux
1989, Robert Combas : Dégoulinage en forme de bouteille comme si elle était de cire, devant monsieur rieur
1990, Robert Combas : Les tournesols de vent Combas
1990, Robert Combas : Vierge à l’Enfant de Venise
1991, Robert Combas : À ma seule rigueur
1991, Robert Combas : L’autiste dans la forêt de fleurs
1992, Robert Combas : Les amoureux des bancs publics
1997, Robert Combas : Sophie allongée et anthropomorphiée
1999, Robert Combas : Portrait de Geneviève, Période bleue, la barracca fl amenca
2007, Robert Combas : Kougar Viet
2010, Robert Combas : La fin en boucle

Hervé Di Rosa

Hervé Di Rosa est né à Sète en 1959. Il vit et travaille à Paris, Mexico et dans le monde entier au fil de ses étapes autour du monde (de la Sogetsu Kai Kan Foundation de Tokyo à la Bass Museum of Art de Miami, en passant par la galerie Evo à Santa Fe, l’artiste sillonne le monde pour entrelacer les cultures et les modes d’expression de chaque pays où il réside.).
Après des études à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, il présente sa première exposition parisienne, « Finir en beauté », en 1981, avec les autres membres de la naissante Figuration libre. L’artiste est ensuite mis à l’honneur à Amsterdam et à Düsseldorf, puis au musée d’Art moderne de la ville de Paris. Lauréat de la fondation Médicis, il réside aussi durant deux ans à New York, où la Barbara Gladstone Gallery présente son travail. Il participe également à la Biennale 1985 de Paris dont il conçoit l’affiche.
C’est en 1989 qu’Hervé di Rosa collabore pour la première fois avec des artisans locaux en réalisant deux sérigraphies dans un atelier d’impressions publicitaires de Tunis. En 2000, il fonde le Musée international des Arts modestes à Sète.
Empruntant souvent à la BD, au rock et au graffiti, la vivacité et les tonalités que l’on trouve dans le travail d’Hervé di Rosa font de lui un artiste globe-trotter nourri des cultures du monde : Miami, le Mexique, L’Afrique, Cuba, Israël, le Vietnam, l’Afrique du Sud, Haïti, La Tunisie…
L’artiste s’inscrit dans l’actualité de son temps avec un style coloré, graphique et une peinture qui fait référence aux arts populaires. Il revendique son appartenance à une culture urbaine de masse.

1978, Hervé Di Rosa : Cependant / Plus jamais
1981, Hervé Di Rosa : Invasion
1981, Hervé Di Rosa : Men on beach
1982, Hervé Di Rosa : Sans titre
1983, Hervé Di Rosa : Professeur X
1983, Hervé Di Rosa : Rise and Folk of Mique
1984, Hervé Di Rosa : Dirosapocalypse
1984, Hervé Di Rosa : L'attaque de la rue des malheurs
1985, Hervé Di Rosa : 24h
1985, Hervé Di Rosa : La cité sans pitié
1987, Hervé Di Rosa : Le marin chantant
1988, Hervé Di Rosa : À la pêche
1989, Hervé Di Rosa : La détresse
1990, Hervé Di Rosa : Concorde girl
1990, Hervé Di Rosa : Couple V
1991, Hervé Di Rosa : Ballade en forêt
1992, Hervé Di Rosa : Sans titre
1994, Hervé Di Rosa : Déjeuner à Kumasi
1994, Hervé Di Rosa : Le repas
2001, Hervé Di Rosa : La menace des dieux
2001, Hervé Di Rosa : Señor Maguey et Señorita Pinata
2003, Hervé Di Rosa : Wheels Brakes
2003-04, John Matos Crash & Hervé Di Rosa : Splashfoot
2003-04, John Matos Crash & Hervé Di Rosa : Wallstreet
2004, Hervé Di Rosa : Brave Guede
2005, Hervé Di Rosa : Thaï food
2008-09, Hervé Di Rosa : Porte des Lilas
2010, Hervé Di Rosa : Atelier à Arad
2010, Hervé Di Rosa : Kippot
2010, Hervé Di Rosa : Mont des oliviers
2013, Hervé Di Rosa : Bouti de la bombilla
2013, Hervé Di Rosa : Encarnación
2013, Hervé Di Rosa : Plaza de Maestranza

Le Néo-expressionnisme en Grande-Bretagne

Il n’y a pas, en Grande-Bretagne, de mouvement néo-expressionniste identifié en tant que tel. Toutefois, plusieurs artistes ont des approches ou des manières de peindre qui pourraient les en rapprocher, comme Peter Howson, R. B. Kitaj ou même Lucian Freud. Frank Auerbach, Leon Kossoff et Paula Rego (portugaise mais vivant et travaillant à Londres depuis 1958) sont les plus spécifiquement néo-expressionnistes. Quand à Francis Bacon, il peut être considéré comme un précurseur.

Frank Auerbach

Né en Allemagne en 1931 de parents juifs, Frank Auerbach, pour échapper à la persécution nazie, est envoyé en Angleterre en 1939 par ses parents qui, eux, vont mourir dans les camps de concentration.
Auerbach est généralement classé comme un néo-expressionniste et est connu pour ses portraits semi-abstraits et ses paysages urbains de Londres. Avec Lucian Freud et Francis Bacon, Auerbach est devenu l’une des figures de proue de l’art d’après-guerre britannique, et est internationalement reconnu comme l’un des meilleurs peintres du XXe siècle en Grande-Bretagne.
Ses peintures présentent de lourds empâtements et les coups de pinceau sont construits couche sur couche. Employant des couleurs délicates, il crée des œuvres puissamment évocatrices et contemplatives.

1959, Frank Auerbach : Building Site, Victoria Street
1965, Frank Auerbach : Study after Titian I
1968, Frank Auerbach : Primrose Hill
1969, Frank Auerbach : Head of JYM
1971, Frank Auerbach : Bacchus and Ariadne
1973, Frank Auerbach : Head of JYM
1976, Frank Auerbach : Rimbaud
1980, Frank Auerbach : Head of JYM III
1981, Frank Auerbach : JYM
1986-87, Frank Auerbach : JYM Seated
1992, Frank Auerbach : JYM Seated IV

Leon Kossoff

Leon Kossoff, né en 1926, est un peintre expressionniste anglais, connu pour ses portraits et ses paysages londoniens. Ami de Frank Auerbach, leurs univers sont proches.

1966-67, Leon Kossoff : Caledonian Road, Winter
1969, Leon Kossoff : Children's Swimming Pool, 11 o'clock Saturday Morning, August 1969
1971, Leon Kossoff : Children's Swimming Pool, 12 o'clock, Sunday Morning
1972, Leon Kossoff : Nude on a Red Bed
1973, Leon Kossoff : Dalston Junction, Ridley Road Street Market, Stormy Morning
1974, Leon Kossoff : Demolition of the Old House, Dalston Junction, Summer 1974
1975, Leon Kossoff : Dalston Lane, Summer Day (No 1)
1978, Leon Kossoff : Outside Kilburn Underground, Indian Summer
1983, Leon Kossoff : Family Party, January 1983
1987, Leon Kossoff : Here Comes The Diesel, Early Summer
1995, Leon Kossoff : The Flower and Fruit Stalls, Embankment, August 1995

La fin, avec les néo-expressionnistes polonais et américains, c’est ici. Et si vous avez raté le début (la naissance du néo-expressionnisme, les précurseurs et les allemands), c’est là.


Retour à La Une de Logo Paperblog